Interview

Interview de Bertrand Loreau

Commencée en janvier 2015, par Michel Galvin, mélomane, grand amateur de rock progressif et de musiques électroniques depuis 1969.  Michel a découvert l’œuvre de Bertrand Loreau il y a un an, par hasard, sur le site « Guts of darkness ».
Michel a eu la chance de rencontrer Bertrand lors du synth-fest 2014 et, au fur et à mesure que sa collection d’albums du compositeur grandissait, il a voulu en savoir plus.

Bertrand, pour commencer, j’aimerais que tu remontes aux sources, au temps où tu n’étais pas encore compositeur. Avant le synthé, quelles ont été tes premières émotions musicales ?
Disque PaillardJe viens d’une famille où la musique classique était très présente avec un père et des frères et sœurs qui avaient une pratique musicale et, évidemment, la première musique qui m’a vraiment émue était une musique classique, du baroque plus précisément. Il s’agit du Canon de Pachelbel, dans une version enregistrée par Jean-François Paillard. Je devais avoir huit ou neuf ans lorsque j’ai découvert cet enregistrement. Le disque appartenait à mon père mais dès que j’ai pris mon indépendance, je l’ai acheté et bien plus tard je me suis procuré une réédition sur CD. Je ne me suis jamais lassé de cette œuvre et je l’écoute encore de temps en temps avec une réelle émotion.
MoondawnLorsque j’ai découvert la musique de Schulze et compris ma sensibilité à l’art des séquences, je me suis souvent dit que dans le Canon de Pachelbel, j’avais dû être touché par l’art des arpèges, l’art de la boucle qui s’amplifie jusqu’à atteindre un moment d’extase. Il y a aussi un son chaud et ample dans la version de J.F. Paillard qui peut plaire aux fans des nappes lyriques et néoromantiques du Schulze de Timewind ou de Moondawn. En fait je considère le Canon de Pachelbel dans la version de J.F. Paillard comme le plus beau morceau de musique « planante » jamais composé.
matins du mondeLorsque j’ai découvert les œuvres de Marin Marais et de Sainte Colombe dans le film « Tous les matins du Monde » qui m’a bouleversé, j’ai compris que la répétition avait fait partie des musiques anciennes. Il est évident que l’art des séquences, qu’il repose sur des instruments acoustiques ou des instruments électroniques, a toujours été un moyen pour l’homme de s’élever, de rentrer en « connexions » avec des forces qui sont du domaine de la spiritualité. Olivier Briand me dirait que c’est évident dans le domaine des musiques ethniques notamment.

Je crois que j’ai été sensible au Canon de Pachelbel très tôt parce que l’aspect répétitif -en apparence- crée une sorte de cocon dans lequel je pouvais m’installer et me sentir rassuré. Je suis tenté de penser que les musiques planantes et répétitives, genre Schulze, touchent des gens qui ont une sensibilité particulière, qui ont besoin d’un univers apaisant et rassurant.

A propos de ces premières émotions, tu parles de musique « planante », de connexion spirituelle, mais aussi de l’aspect rassurant de la répétition ; veux-tu dire par là que la musique était pour toi une expérience mystique, ou était-ce un refuge, un retour vers un monde intérieur paisible ?
Je ne crois pas avoir été préoccupé par une recherche mystique lorsque j’étais enfant mais très tôt j’ai contemplé la nature et principalement la mer avec une sensation troublante de communion avec la matière elle-même. Peut-être cela a t-il toujours correspondu chez moi à un besoin d’apaisement parce que je suis d’une nature anxieuse. En l’absence du spectacle de la nature c’est peut-être la musique et en particulier les musiques contemplatives ou répétitives qui m’ont apporté par leur effet hypnotique la sensation d’être enveloppé, bercé, rassuré.

Il est vrai que la nature offre ses propres répétitions : des structures cristallines jusqu’à la vie, c’est un champ de réplications sur des motifs de base. Quelle belle image de comparer la musique à la nature en général et à la mer en particulier ! La mer, la mer, sans cesse recommencée ; on a les ingrédients d’un paradis non ennuyeux.
Depuis ma plus tendre enfance la mer me fascine totalement et en particulier les jours de tempête. Lorsque j’avais entre huit et douze ans je pouvais rester scotché la durée d’une marée, c’est à dire six heures, à regarder la mer et observer l’évolution du paysage, regarder la manière dont les vagues se jettent sur le sable, comment elles se battent contre les rochers. Les tempêtes me font ressentir une émotion d’une incroyable intensité me donnant souvent l’impression que tout le reste, même la musique, est secondaire et surtout seulement d’un niveau humain, comme si le spectacle de la mer me mettait dans une relation quasi-mystique avec la matière, la vie, avec quelque chose de supérieur et d’universel, au point d’avoir ce sentiment de ne faire qu’un avec les éléments. C’est très difficile pour moi d’expliquer cela… Je ne trouve pas les mots pour le décrire.
Depuis mon enfance j’ai appris à aimer des musiques très différentes, notamment dans le domaine du jazz et de la world music, mais je crois maintenant que lorsqu’une musique me touche vraiment, c’est parce qu’elle me révèle la part de divin qui est en chacun de nous et qui nous relie à tout ce qui nous entoure.

Comment en es-tu venu à jouer d’un instrument ? Par quoi as-tu commencé ?

cours Mozart
Avant de découvrir le synthé, j’ai étudié le piano au cours Mozart à Nantes qui préparait les jeunes musiciens à entrer au conservatoire ; mais je n’étais pas impressionné par le piano alors que je me souviens avoir été fasciné par l’orgue Hammond du groupe Ekseption dans son interprétation de la 5ème de Beethoven.

Ce qui m’avait impressionné c’était la capacité de l’instrument à tenir la note indéfiniment. Alors que je ne jouais plus de piano à la maison et que le synthé n’existait pas encore dans mon monde, je m’imaginais parfois créer des textures faites uniquement de notes tenues avec un orgue électronique.
Plus tard quand j’ai eu la chance de poser mes doigts sur une « string machine » dans un magasin de musique du centre ville de Nantes, l’envie de posséder un tel instrument est devenue une obsession. Mais avant de penser composer de la musique moi-même, c’est lorsque j’ai découvert Meddle de Pink Floyd et en particulier le morceau Echoes que la musique est devenue quelque chose d’important dans ma vie.

MeddleJe crois que Echoes réunissait tout ce que je rêvais d’entendre : des sons inouïs, des mélodies cosmiques qui mettent en état d’apesanteur. J’étais déjà intéressé déjà par le son lui même et je me rappelle très bien que le bruit du vent au début de One of these days m’épatait complètement. Je me demandais surtout comment ils faisaient ces cris d’oiseaux au milieu de la face B ; j’imaginais des procédés très sophistiqués et je fus d’ailleurs très déçu quand je découvris qu’il s’agissait de guitare. J’ai écouté des centaines de fois Echoes, sans doute plus qu’aucune autre musique et plus de quarante ans plus tard je continue de l’écouter dans ses différentes versions et l’émotion reste intacte.

 

Tu ne parles pas trop des mélodies et c’est surprenant de la part d’un mélodiste comme toi.
E JohnOn me considère parfois comme un mélodiste, mais paradoxalement je ne suis pas un fan de mélodies. Par exemple je n’ai jamais été très sensible à la musique des Beatles même si je pense qu’ils ont été des mélodistes incomparables. Je suis touché par les émotions et l’émotion peut être véhiculée parfois par une mélodie mais parfois la mélodie n’est pas nécessaire. La mélodie n’est qu’un moyen et non un but.
Je considère que Your Song, d’Elton John, est la plus belle chanson de tous les temps mais c’est parce que le timbre de la voix, le son du piano, les accords véhiculent une très forte émotion. Parfois il suffit de quelques notes pour que je sois touché, comme au début du Köln Concert de Keith Jarrett.

Koln ConcertAvant que la mélodie et même l’harmonie ne s’installent, l’émotion est déjà là. C’est peut être ce qu’il y a de plus merveilleux en musique, cette capacité d’un artiste à vous faire vibrer seulement par le son qu’il produit, sans que le spectaculaire ou la performance soient nécessaires. Mais peut-être faut-il beaucoup de technique pour ça, paradoxalement ? Klaus Schulze ne fait jamais de mélodies mais peu de musiques m’ont autant troublé que Timewind, Moondawn, Mirage, Dune, Trancefer.
Alors je ne suis pas pour autant contre les mélodies et je suis content d’en trouver parfois, mais je ressens toujours qu’il faut se méfier de la mélodie parce qu’on se lasse vite aussi des mélodies. C’est pourquoi dans mes disques j’aime garder cette hésitation entre la « Berlin school » et la musique mélodique.
En mélangeant ces deux manières de faire, j’ai le sentiment d’éviter que l’auditeur s’ennuie. D’autre part je ressens qu’une mélodie est d’autant plus forte qu’elle vient après un passage qui n’est pas mélodique, comme une séquence électronique par exemple.
Je suis un fan de musique électronique depuis mon enfance mais je trouve que très souvent la faiblesse des compositions électroniques c’est le manque d’alternances entre des techniques différentes et complémentaires. Pink Floyd savait enchaîner des techniques différentes dans ses disques et c’est peut-être une des explications du fait qu’on ne se lasse pas de ses créations. Tangerine Dream avec Stratosfear a réussi aussi quelque chose de très intéressant en produisant une musique électronique empreinte des techniques du rock progressif, voire de l’électro acoustique.
Il y a des gens qui n’aiment que la musique planante de synthés, mais c’est parce qu’ils n’ont pas découvert qu’un piano peut être très planant, comme une flûte ou une guitare d’ailleurs, ou un oud. Et personnellement même si j’aime les nappes, je trouve parfois que soixante-dix minutes de nappes c’est un peu long comme soixante-dix minutes de séquences aussi.

Penses-tu comme Bach que toute suite de notes répétées peut donner un morceau qui amène à une sorte d’extase, qui connecte au dieu intérieur des mystiques ?
RicochetBach a forcément raison parce que c’est Bach, et c’est vrai que j’ai souvent remarqué qu’il est possible de faire naître un thème en répétant un petit motif de notes. Un bon exemple est le début de Ricochet partie 1 de Tangerine Dream.

La guitare répète six ou huit notes pendant plusieurs minutes et elles s’installent dans votre tête comme une vraie mélodie. J’ai envie d’ajouter que la répétition joue un peu le même rôle que le fait de tenir longtemps une note ou un accord comme l’orgue peut le faire. Je pense que ce n’est pas un hasard si les gens qui aiment faire de longues séquences aiment aussi faire de longs passages de nappes ; dans les deux cas l’effet est un peu le même, notre conscience est troublée, notre perception de la durée devient floue, notre conscience s’évanouit pour laisser le spirituel résonner en nous. Je crois même que la répétition et la tenue ont des effets opposés à la mélodie qui tend à ancrer notre esprit dans le réel, le présent, la chronologie. Mais c’est à ce niveau que Bach est prodigieux parce que sa musique conjugue la mélodie et la répétition. Ainsi Bach rend la rencontre avec le dieu intérieur accessible au plus grand nombre et avec la plus grande force. Bach a une autre particularité c’est que sa musique ne fait jamais appel à quelque effet que ce soit pour rendre sa musique plus spectaculaire, plus émouvante.
L’émotion et la spiritualité qui s’en dégagent sont toujours contenues dans les notes elles-mêmes et non dans des effets que l’on considérerait dans le langage actuel comme de l’arrangement. Bach n’annonce jamais l’émotion parce qu’elle est toujours suggérée. Bach évite ainsi toute grandiloquence ou épanchement de sa propre sensibilité. Il offre simplement à chacun un chemin pour s’élever.

Bach GoldbergDans une œuvre comme les Variations Golberg, il y a des milliers de notes sur la partition mais aucune n’est en trop, évidemment, et l’écriture elle-même fait que Bach nous dit : « tu entends celle-là, elle est belle, tu entends celle-ci, elle est encore plus belle ! ». Mais chacun d’entre nous ne repère sans doute pas les mêmes notes.
Ainsi, Bach reste dans la proposition et l’humilité, les valeurs divines.
Il y a quelques jours j’ai entendu un chef d’orchestre, sur France Musique dire : « il ne faut pas oublier que la musique a quelque chose à voir avec la spiritualité et que ce n’est pas qu’un divertissement ! ».
Ce que je regrette c’est que des gens tendent à croire que seule la musique classique aurait des vertus spirituelles. Je trouve parfois, y compris dans la musique classique, que la technique et la virtuosité, même si elles me procurent du plaisir, servent à cacher un manque de profondeur et de sincérité. Un écrivain a dit : « le virtuose ne sert pas la musique, il se sert de la musique ». Cela peut être vrai, on confond parfois musicalité et performance technique. Il y a des œuvres qui me font penser à un concours de gymnastique parce que le virtuose semble davantage réaliser une performance physique que transmettre des émotions ; cela existe dans le rock, dans le jazz autant que dans la musique classique.

La mélodie n’a pas de valeur en elle-même pour toi, elle prend juste part à l’univers sonore comme le chant de l’oiseau anime le matin. Dans ta musique on ressent très fortement cette diversité, cet évitement de la répétition à l’identique, et, pourtant, tu fais l’éloge de la répétition…
Je ne crois pas que j’irai jusqu’à dire que la mélodie n’a pas de valeur en elle-même, mais que pour moi, elle joue seulement le rôle de la structure qui porte l’essentiel : l’émotion, un climat, une intention. Il m’arrive d’avoir un sentiment à exprimer, de me mettre au piano et de chercher une mélodie qui va me permettre de structurer mon émotion ; de lui donner un corps, mais l’émotion est déjà là, avant la mélodie. La mélodie est un emballage pour transmettre quelque chose de plus important qu’elle : un sentiment, une vibration, un besoin de communion. Parfois, l’émotion peut se passer de la mélodie. C’est quelque chose d’évident dans les musiques traditionnelles – je crois que Joël Briand, le père d’Olivier Briand qui est un grand spécialiste des musiques traditionnelles saurait bien expliquer cela parce que je l’ai entendu bien des fois s’émerveiller avec des musiques non mélodiques, comme les chants des esquimaux, dont il ressent fortement les émotions. Je crois que le jazz sait parfois laisser un second rôle à la mélodie pour privilégier le son, la matière, la vibration, le souffle et bien sûr dans les musiques concrètes, on en arrive à se passer de toute approche mélodique et rythmique ; la musicalité passant par les choix subtils des sonorités et des arrangements.

MH AAinsi, par exemple, j’entends de la poésie et une âme dans les musiques de Marc-Henri Arfeux, un des artistes du collectif Patch Work Music. Je crois que la musique concrète nous rappelle que tous les sons ont toujours été présents dans la nature et que la musique n’est sans doute pas le propre de l’homme. Les synthétiseurs et les ordinateurs facilitent la manipulation des sons et permettent de les organiser tout simplement. Le compositeur finalement travaille à mettre en évidence des timbres qui existent sans nous mais que nous captons difficilement. Le compositeur prélève de la matière sonore qu’il nous propose d’observer avec attention, comme un biologiste qui nous fait observer au microscope des couleurs ou des formes invisibles à l’œil nu.

MoondawnLes musiques de Schulze illustrent très bien que la mélodie n’est pas indispensable. Dans Moondawn, Mirage ou Dune, j’entends des mélodies mais des mélodies qui se créent peut-être seulement dans mon imagination, des mélodies non définitives, non imposées, et c’est pour cela que, parfois, la musique sans mélodie va plus loin que la musique mélodique : cette musique se réinvente à chaque écoute dans l’imaginaire de l’auditeur.
Mais il y a très peu de gens qui sont capables de faire des musiques dont les mélodies ne sont que suggérées sans être exprimées. Tout est encore une question d’émotion. Je ne sais pas d’où cela vient mais, par exemple, dès que Schulze plaque un accord, joue un solo ou lance une séquence, naît un sentiment. Ainsi produire des séquences aussi sophistiquées soient-elles n’a guère d’intérêt s’il n’y a pas un artiste derrière la programmation, s’il n’y a pas quelqu’un qui a un univers à exprimer. Je crois en fait que quel que soit l’outil ou la technologie s’entend toujours si le musicien a quelque chose à dire. C’est un grand mystère pour moi mais je crois que l’artiste met toute l’histoire de sa vie dans un accord, une séquence, sans qu’il en soit conscient. Ainsi il y a des gens qui ne seront toujours que des techniciens alors que d’autres quel que soit leur niveau technique seront des passeurs d’émotions. Je ressens aussi qu’il y a des artistes qui jouent pour dire : «écoutez qui je suis», alors que d’autres jouent pour dire : «écoutez qui vous êtes, écoutez ce qu’il y a de beau en vous et qui peut résonner avec moi».
J’ai remarqué très tôt que les documentaires scientifiques ou ceux qui portent sur la nature sont souvent illustrés par de la musique électronique. Moondawn par exemple était très présent à la télévision en 76 ! Et le public qui n’aime pas les musiques abstraites apprécie cette utilisation des musiques non mélodiques. Je pense que c’est seulement parce que beaucoup de gens qui n’ont pas la capacité de réaliser leurs propres interprétations de ces musiques trouvent avec les images une émotion imposée qu’ils n’ont pas besoin de chercher par eux-mêmes.
Personnellement je n’ai jamais eu besoin d’images pour apprécier une musique. Je trouve toujours même que la vision atténue la force de la musique. Je suis un amateur de musique classique, de Bach avant tout, de Mozart aussi -que j’ai mis quarante ans à vraiment aimer-, de musique de chambre en général, mais je peux dire que je déteste regarder un orchestre jouer. Je peux dire que je trouve ça quasiment insupportable… et je ne parle pas des chorales et de ces gens qui ouvrent grand la bouche !
Lorsque je regarde un orchestre je n’entends plus la musique alors je préfère fermer les yeux. Je supporte mieux les jazzmen ou le rock à regarder parce que le show peut m’intéresser, mais lorsque j’apprécie vraiment une musique je préfère toujours me concentrer sur l’audio.

Parle-nous de ta manière de travailler les séquences qui font partie de ta musique. Celles qui sont rapides demandent de faire un choix de repère assez arbitraire, un peu comme on prendrait un train en marche sans vraiment savoir dans quel wagon on monte.
Lorsque je cherche à programmer une séquence il m’arrive de rentrer seulement quatre ou huit notes sur une ou deux mesures et ensuite d’essayer d´allonger la séquence ; mais il m’arrive très souvent de me rendre compte que la séquence sonne mieux si je prends le troisième temps ou le second de la seconde mesure comme premier temps. Ce qui est formidable avec les ordinateurs c’est qu’on peut vraiment faire ce que l’on veut. Paradoxalement, alors que je minimise l’importance de la mélodie dans mon discours, je tends à faire des séquences simples mais qui contiennent une espèce d’évidence mélodique. Olivier Briand tend, je crois, davantage à rechercher la force rythmique et sans doute une richesse harmonique dans les séquences elles-mêmes en enchevêtrant plusieurs pistes monophoniques. J’aime plutôt créer des pistes qui restent superposées et que l’on peut écouter comme des lignes mélodiques indépendantes. Je crois que je travaille selon une tradition qui vient de Schulze et de Tangerine Dream.

L’utilisation de l’écho sur les séquences produit cette sorte de perte de repère qui fait entendre les arpèges montantes ou descendantes. Cela ajoute au côté hypnotique.
Évidemment l’écho est le moyen de faire « swinger » une séquence. Je ne sais pas bien analyser ce que je fais rythmiquement mais j’apprécie beaucoup de chercher le bon écho avec un outil pourvu d’un potentiomètre analogique qui contrôle la durée du « delay ». Mais pour trouver l’effet que je recherche, parfois je choisis un retard approximativement et c’est le tempo de la séquence que je fais varier jusqu’à obtenir le rythme que je cherche.

Pour revenir sur ton passé d’auditeur, comment et quand as-tu découvert le jazz ?
CoreaC’est par les synthés que je me suis intéressé au jazz. Je savais que Herbie Hancock ou Chick Corea utilisaient les Moog depuis le milieu des années 70 alors j’ai eu envie de les écouter. J’écoutais déjà ELP et j’avais envie de découvrir d’autres artistes capables de faire des solos de Moog comme Emerson. Un album en particulier m’a initié au jazz, c’est The Leprechaun de Chick Corea.
J’ai été fasciné par ce disque et je le considère toujours comme un des meilleurs disques de jazz-rock de tous les temps. Dans le premier morceau les solos de Corea sont vraiment superbes et le disque contient des merveilles sur le plan pianistique. D’autre part il flirte avec la chanson et en même temps avec la musique classique du début du XXème siècle, celle de Debussy, Ravel. La capacité de Corea à synthétiser tous les styles de musique fait que je le considère comme un des plus grands musiciens de notre époque, même si cela n’a pas beaucoup de sens.

Corea m’a donné envie de découvrir d’autres pianistes, à commencer par Keith Jarret. Je sais que peu d’amateurs de musique électronique s’intéressent au jazz et c’est dommage parce que ce sont des musiques qui ont des points communs. Ce sont des musiques d’improvisation qui s’appuient d’abord sur un son, un climat, une orchestration, une émotion, et dans les deux cas la mélodie est souvent plus suggérée qu’imposée.
En fait toutes ces musiques qui m’ont fortement marqué, que ce soit Phaedra, Echoes, apportaient quelque chose de neuf au niveau du son et de la sensibilité, même le Canon de Pachelbel parce que l’arrangement de Paillard était très éloigné des versions purement baroques et sonnait assez « planant ». Je me souviens avoir entendu le Canon en classe de musique, je devais être en sixième. Tout le monde écoutait ce disque à cette époque.

Au fond, cette musique était vraiment neuve, comme un nouveau champ qui s’ouvrait. Les idées new age parfois moquées avait au moins le courage d’entrevoir la vie autrement, même si le look de ceux qui la produisait ne me semblait pas forcément à la hauteur. Utopies, sans doute, mais une part garde sa lumière dans ces jours sombres du monde.
Ce qui est intéressant, c’est qu’au fond cela ne semble pas si éloigné que ça des grands mystiques. Comme s’ils avaient trouvé en eux, plus grand, plus vaste avec l’effroyable nostalgie de ne pouvoir le garder.
Je me rappelle avoir été gêné, lorsque j’étais l’adolescent, par le look des artistes que j’écoutais. Les Pink Foyd dans la pochette de Meddle faisaient vraiment peur ! Je me suis toujours demandé pourquoi un artiste a besoin d’adopter une attitude qui tend à imposer une image d’artiste. Je me suis toujours dit que lorsqu’on est quelqu’un de sincère on n’a pas besoin d’adopter un costume. On est un artiste par ce que l’on fait et non pas par l’image que l’on donne de soi. Mais c’est un avis personnel parce que je sais que des gens disent qu’ils ont besoin d’exprimer extérieurement ce qu’ils sont intérieurement et je respecte cela. Le besoin d’apparence n’est pas le propre du milieu du rock, je trouve qu’il est très présent aussi dans le monde classique ; on voit souvent des gens qui soignent leur coiffure par exemple pour ressembler à Beethoven dirigeant la neuvième symphonie et je trouve ça un peu ridicule. Les pochettes des CDs de musiques classiques montrent toujours des gens beaux aux longs cheveux et évoquent un Chopin séduisant et rêveur. Les chanteuses lyriques sont montrées comme des déesses.
New AgeSoigner son image d’artiste me donne l’impression que l’on se sert de la musique au lieu de la servir. C’est dans le jazz que je vois le plus de gens honnêtes et cohérents, sans doute parce que c’est un domaine où il n’y a jamais moyen de faire semblant à quel que niveau que ce soit.
Le new-age a sans doute failli être un mouvement intéressant mais il a été récupéré par des gens qui s’en sont servis pour vendre de la musique sans grande force à un maximum de gens avec un vague concept intellectuel. On a fait croire que le new-age avait besoin de « sa » musique, mais Monteverdi, Purcell et Mozart ont composé beaucoup de musiques new-age, comme Haendel, Fauré ou Debussy. Schulze a été new-age aussi. Il ne faut pas oublier, non plus, que Tim Blake et Manuel Gottsching ont composé Song for a New Age et  New Age of Earth, bien avant l’arrivée du phénomène new-age.

Il y avait chez ces artistes une vraie ambition de proposer une musique avec un idéal et une ouverture spirituelle. Ces gens-là on proposé une musique à écouter avec une intention alors que des gens ont cru qu’on pouvait simplement garder le principe des morceaux longs et sans structure comme un support à l’évasion. En fait je ne crois pas aux musiques pour les aéroports qui ne sont pas faites pour être écoutées.

L’expérience de la drogue a probablement amené certains artistes à d’autres perceptions qu’ils ont consciemment ou pas cherché à reproduire dans la musique. Cet autre, cet ailleurs, tu l’as, pour moi, à ton tour capté, à ta manière et les titres de tes morceaux semblent le dire.
Je suis un fan de Pink Floyd et il est évident que la drogue les a un peu aidés au début de leur carrière mais cela correspondait à une époque qui était très influencée par la conquête spatiale, les progrès de la technologie, qui portait à s’intéresser à l’espace, à la perspective d’un homme qui se prendrait de plus en plus pour Dieu. Mais depuis les années 70 l’homme a repris sa place et la musique a repris sa fonction de questionnement sur l’homme lui-même, et sa relation à l’univers. Ce n’est pas par hasard que Pink Floyd est passé de Set the Controls for the Heart of the Sun à Wish You Were Here ! Ils sont partis de la conquête de l’espace pour revenir à la conquête de leur propre vie.

Plusieurs fois tu as exprimé ton agacement concernant une certaine forme de virtuosité.
Et par ailleurs, tu apprécies le jeu d’un Rick Wakeman ou d’un Keith Emerson dont les ornements et les descentes ou montées spectaculaires sont justement en droite ligne des maîtres du piano classique ou du jazz. Tu dis souvent que l’artiste doit servir la musique et non l’inverse… Les deux artistes cités en faisaient des tonnes ! Ce n’est donc pas une question de quantité. Comment fais-tu la différence entre la bonne et la mauvaise virtuosité ?
Je suis tout a fait d’accord sur le fait qu’il y a là une apparente contradiction parce que je suis un fan de Wakeman et encore plus d’Emerson mais je crois qu’il y a une différence qui se situe au niveau de la durée et de la manière dont la virtuosité sert ou pas le morceau.

Emerson utilise souvent sa virtuosité mais principalement pour jouer ce qu’on appelle des « traits », « des riffs » c’est à dire des réponses ou des chants brefs et rapides pour apporter une sorte d’ornementation (bien que ce terme ait un autre sens en musique classique). Il a fait quelques solos dans ses albums mais finalement assez peu. C’est la même chose pour Wakeman je trouve, et c’est la même chose pour Chick Corea.

Lorsque ces musiciens jouent en groupe, leur technique leur permet d’apporter une dynamique dans la musique du groupe sans s’accaparer le discours du groupe ; leur jeu s’intègre dans la composition du morceau ; leurs solos sont comme des thèmes qui s’ajoutent au thème principal. Ce qui me gêne parfois c’est l’impression que le morceau est un prétexte à mettre en avant de la technique ou de la virtuosité sans que le morceau progresse vraiment. Je suis un grand admirateur de Chick Corea parce qu’il est le parfait exemple de l’artiste qui sert toujours la musique : il fait des solos mais qui sont presque toujours assez courts et ses solos ont toujours une dimension mélodique que peu de musiciens de jazz ont.
En fait ce qui me gêne c’est d’entendre des solos qui ne sont que des suites de notes. Cela ne me gêne pas lorsque le solo est assez court mais lorsque j’entends des arpèges dans tous les sens pendant dix minutes, je ne comprends pas.
Le problème du solo se pose aussi dans le domaine de la « Berlin school », je suis de plus en plus gêné lorsque j’entends des artistes qui, à partir d’une séquence qui évolue peu, se lancent dans des solos interminables. Souvent ces solos révèlent les limitations techniques du musicien et servent seulement, pour moi, à essayer de faire croire qu’il se passe quelque chose dans le morceau alors qu’il ne se passe rien.

Schulze est un cas à part dans ce domaine ; ses solos de Minimoog dans les années 70, en live surtout, étaient très inspirés et d’une grande sensibilité. Schulze avait le don de faire progresser le morceau en agissant sur les paramètres de la séquence et savait maintenir l’attente de quelque chose de fort qui arrivait ou n’arrivait pas. Le problème dans la « Berlin School », c’est que des gens voudraient se prendre pour Schulze et reproduire ses schémas ; mais Schulze avait une sensibilité unique et je crois que l’on fait souvent fausse route en cherchant à l’imiter. On tend souvent à caricaturer sa musique, on reproduit ses défauts et on lui enlève ses qualités !

On sent dans tes propos sur l’inspiration que tu lui trouves un sens assez proche d’une destinée.
En fait il m’est souvent arrivé de ressentir que je n’avais pas vraiment choisi de jouer ce que j’avais joué, que c’était simplement quelque chose qui était passé à travers moi. Je ne crois pas être un cas particulier, je suis sûr que de très nombreux artistes ont déjà ressenti cela. Je suppose que cela vient d’un certain état d’esprit, du fait de se rendre disponible pour révéler la part de divin qui est en chacun de nous, de se mettre dans un état de réceptivité. Ce qui est drôle c’est que cet état fait que Bertrand Loreau fait du Bertrand Loreau alors que Schulze fait du Schulze (Schulze dit : « je mets mon âme dans ma musique »), cela veut dire que ce que l’on reçoit passe par le prisme de notre personnalité. Nous sommes comme des récepteurs qui captons un message codé et que nous interprétons en fonction d’un logiciel de décodage, un peu comme des convertisseurs numérique/analogique. Le signal qui ressort de notre esprit est défini par nos performances, c’est à dire nos aptitudes, notre expérience, notre technique propre. J’ai souvent pensé que notre cerveau pouvait se comparer à un ordinateur dont les performances sont principalement dues au système d’exploitation. Ce logiciel c’est notre formation, notre culture, notre environnement, etc.

Par ta prise de conscience que d’autres vivent une expérience mystique dans la composition, tu choisis la voie humaniste et non l’inflation du soi, si fréquente chez les artistes.
C’est curieux mais la sensation que mes choix ont été dictés me venait plus souvent quand j’étais jeune, qu’aujourd’hui. Et je n’avais pas cette sensation pour les notes seulement mais souvent aussi pour le choix des sons. J’ai souvent eu la sensation qu’une force me disait : »utilise ce son ou cet instrument », transpose cette séquence, et je trouvais immédiatement ce que je cherchais. Pour ce qui est de l’humilité elle va de soi pour moi.. J’ai tellement de limitations techniques par exemple. Et puis je crois qu’un artiste, quel que soit son niveau, doit rester conscient qu’il n’est pas forcément responsable de ce qu’il a reçu. Il ne faut jamais oublier, non plus, que de très nombreux artistes de talent sont restés inconnus parce qu’ils n’étaient pas là au bon moment ou bien parce que leurs conditions matérielles les ont empêchés de concrétiser leurs idées.

Dans une émission où Vangelis était interviewé par Eve Ruggieri, il avait glissé cette petite phrase : « j’ai des amis bien meilleurs que moi ». On ne sait jamais rien de ce que l’on vaut en fait, et Vangelis en est manifestement resté très conscient, bien que lui soit vraiment exceptionnel.

Cette impression d’être dirigé, tu la vois comme un ordre qui t’est donné ?
Très souvent, je me suis forcé à enregistrer des morceaux avec la sensation que j’avais le devoir de le faire, que je n’avais pas le droit de refuser l’inspiration qui m’était donnée. Il est arrivé souvent que je branche mes synthés en me disant : « il faut que j’enregistre cette idée aujourd’hui parce que je sais que c’est le moment de le faire », alors que j’avais envie de faire autre chose, comme me promener ou aller voir des amis. Les gens pensent que faire de la musique est toujours un plaisir mais pour moi cela a souvent été un effort, il m’a souvent fallu me contraindre à enregistrer. Le moment où je cherche des idées, où j’improvise, est toujours agréable, mais lorsque je commence à travailler sur les détails, il me faut faire des efforts, cela devient un travail… Mais ce sont justement ces détails qui font toute la différence entre quelque chose d’intéressant et quelque chose de beau. C’est l’envie d’atteindre un résultat que j’entends dans ma tête qui me donne l’énergie de travailler. Mais ce que je raconte est sans doute très banal pour la plupart des artistes… Et pas seulement en musique, j’imagine qu’en peinture cela doit être la même chose.

Trouves-tu toujours le titre d’un album avant de faire les morceaux ?
J’ai souvent en tête la direction d’un album avant de le commencer mais ce n’est pas systématique. Parfois le concept vient d’un morceau particulier qui m’indique quelle suite lui donner. Alors, l’idée d’un titre d’album peut venir très tôt mais, parfois, c’est à partir des titres de tous les morceaux que j’imagine le titre de l’album. Parfois aussi je donne au disque le nom d’un morceau qui pour moi est représentatif de l’émotion qui se dégage de l’ensemble de l’album.
PrièreLorsque j’ai commencé à enregistrer de la musique, je ne me préoccupais pas de donner des titres à mes morceaux et je trouvais même dommage d’avoir à en donner. Je me disais qu’un titre imposait une interprétation de la musique, alors que chacun peut entendre ce qu’il veut. Lorsque j’ai su que j’allais pouvoir produire Prière, grâce à un ami, Bernard Ballet, qui m’avait mis en relation avec MUSEA, j’ai demandé à Bernard de me suggérer des titres. J’ai gardé ses propositions pour la majorités des morceaux mais je le regrette aujourd’hui parce que les titres dans Prière n’ont pas toujours beaucoup de sens pour moi. Depuis, je prends un peu de temps pour réfléchir aux titres des morceaux. Je trouve intéressant, désormais, qu’ils donnent une indication sur ce que j’ai envie que les gens ressentent.

L’idée d’appeler le disque Prière venait aussi de Bernard qui savait que j’avais appelé ainsi une cassette et je me suis rappelé que petit garçon, un prêtre m’avait dit qu’écrire un joli poème était une façon de prier. J’ai gardé ce titre en me disant que ma musique, avec ses défauts et ses qualités, serait comme une offrande.

Tu es donc en perpétuelle recherche…
J’ai des périodes où je suis au niveau zéro point de vue inspiration et c’est le cas actuellement. C’est sans doute lié à la sensation d’avoir déjà tout dit. Mais j’ai déjà eu des périodes comme celle-là par le passé, jusqu’à ce que quelque chose se passe : une évolution matérielle, un concept nouveau, des sentiments difficiles à gérer, des rencontres, l’envie de partager une émotion. Depuis un bon moment, j’ai envie de faire quelque chose avec des sons de machines enregistrés dans une usine, mais j’attends de trouver le lieu qui va vraiment m’inspirer. Peut-être que cela ne se fera jamais finalement.

La création est-elle un mode de vie, une exigence ou un complément ?
Il est certain que je n’arrive pas à donner du sens à ma vie sans être dans une situation de projet. Créer est indispensable à mon équilibre. Il n’y a que cela qui m’intéresse vraiment. Je n’arrive pas à imaginer le bonheur comme une simple suite de moments agréables. Il y a des gens qui vivent dans de grands hôtels, qui fréquentent des lieux paradisiaques et que je n’envie pas une seconde. Rien n’est aussi fort que le sentiment de créer, et de partager ce que l’on crée, je pense ; parce que cela donne un sens à la vie, et certainement, à la mort. Aujourd’hui je pourrais très bien me passer de faire de la musique, mais pas de créer ; écrire me tente beaucoup par exemple.

Quand l’inspiration ne vient pas, comment te sens-tu ?
Il y a quelques années j’en souffrais, un doute s’installait : « mais est-ce que je suis encore capable de produire quelque chose ? ». Aujourd’hui je vis les périodes calmes comme des moments plutôt agréables parce que je peux être plus disponible pour mes proches, pour lire, pour écrire, pour regarder la nature. Cela vient du fait aussi que je me dis parfois : « bon cela fait plus de trente ans que tu enregistres de la musique, tu peux aussi faire autre chose maintenant ! ».

As-tu des méthodes pour solliciter l’inspiration ? Quelles voies as-tu envie d’explorer ?
From PastJe n’ai jamais eu d’autres méthodes que celle d’exploiter mes émotions mais depuis quelques années j’ai envie de réaliser des albums qui développent des concepts qui me viennent à partir de ce que j’écoute dans le domaine de la musique électronique progressive. J’ai envie tout en gardant un certain style d’intégrer dans un même projet des techniques différentes, ajouter des éléments de musique électroacoustique, de musique concrète.
Mais j’ai envie aussi de revenir à des productions totalement « Berlin school », comme avec From Past to Past parce que, lorsque j’ai commencé à faire de la musique je ne pouvais aller au bout de me idées dans ce style par manque de moyens techniques. Je veux aussi continuer à jouer du piano comme dans Au début était le rêve que j’arriverai peut-être à distribuer un jour ; un disque qui est sans doute ce que j’ai produit de plus essentiel, de plus personnel. Je crois aussi qu’il y a encore des pistes à explorer avec les séquenceurs comme le montre Frédéric Gerchambeau de Patch Work Music, dont j’apprécie les recherches musicales.

Tu es attiré par les sons « réels », par l’écriture, la photographie…
Promenade nocturneJe crois que j’ai envie de capter ce à quoi je suis sensible pour le partager. Je suis étonné par exemple de voir que beaucoup de disques sortent avec des pochettes qui pourraient être interchangeables et qui n’expriment rien de personnel ou de cohérent avec la musique, rien qui soit en relation avec le musicien lui-même. J’ai souvent l’impression que les musiciens, surtout dans le domaine de la musique « planante » de synthés, produisent des disques qui sont détachés d’eux-mêmes, qui sont des produits qui ont une existence propre, sans lien avec leurs compositeurs. Les pochettes de mes disques ne sont pas toujours très sophistiquées mais elles ont toujours un sens pour moi.
Je m’intéresse à la photo depuis deux ou trois ans. J’ai composé le disque Souvenir Rêvé d’une Promenade Nocturne, en étant parti de l’idée d’illustrer musicalement des lieux où je me promène souvent.

S’est alors imposée à moi l’idée d’associer mes morceaux à des photos de Lionel Palierne et nous avons ensemble produit le CD et le DVD. Mais même si j’apprécie le travail que nous avons fait ensemble, Lionel et moi, j’espère que les gens qui achètent ce produit ont la tentation d’écouter le CD audio. Je crois que la musique seule suggère davantage de sentiments que la musique associée à l’image. L’image impose une émotion tandis que le son la suggère, et laisse beaucoup de place à l’interprétation. Le son peut être ainsi écouté de nombreuses fois et réserver chaque fois de nouvelles sensations, ce que permettent beaucoup moins les images.

J’ai plus apprécié le DVD après m’être imprégné de la musique, ce qui est apparemment le contraire de ce que tu souhaitais !
Oui je pense qu’il faut écouter le disque seul. Je regrette de ne pas avoir produit cet album comme un disque normal avec un DVD offert en plus. Il ne faut pas oublier que la musique existait avant l’image ; j’ai choisi les images avec Lionel pour qu’elles accompagnent la musique et non le contraire.

Es-tu tenté de faire une musique de film ou d’animation ?
Vers la fin des années 80, avec l’idée que la vidéo serait un moyen de gagner de l’argent je suis allé vers des entreprises qui tournaient des documentaires et on m’a proposé de produire de la musique pour des films, mais je n’ai pas aimé cette expérience. On me demandait de produire de la musique en quelques jours alors que le réalisateur mettait des semaines à réaliser un film. D’autre part un jour on m’a dit : « votre musique est trop belle, elle attire trop l’attention, il faut qu’elle ne soit qu’un support et qu’on ne soit pas tenté de l’écouter, elle ne doit pas détourner l’attention de celui qui regarde le film. » Un jour on m’a demandé de faire un reggae et j’ai préféré abandonner ce milieu parce que je n’étais pas professionnel et je n’avais pas la disponibilité nécessaire pour produire de la musique au kilomètre.

Ce soir, j’ai ré-écouté Spiral Lights et Séquences, à la recherche de leurs différences. Quel travail superbe sur les séquences ! De l’orfèvrerie ! Séquence souvenir que je préfère dans Spiral Light avec le solo de synthé très nerveux qui s’entrecroise avec la séquence…
Dans Spiral Lights j’ai plusieurs fois joué des solos avec des notes qui sortent de la gamme pour donner un phrasé légèrement jazzy. J’aime cet effet de mélange de style subtil, comme dans le dernier morceau Séquences libres ; le solo est un peu surprenant à mon avis.

Libourne 2 que finalement je préfère dans Séquences pour sa pureté effervescente. Pareil peut-être pour Cerfs Volants. Rue Colbert qui en ferait pâlir plus d’un et que j’aime dans les deux disques. Et bien sûr Libourne 3 qui atteint des sommets dans Spiral Lights.
Cerfs volantsIl me semble que Cerfs-Volants dans Séquences est plutôt ennuyeux ! J’avais toutefois trouvé intéressant dans Séquences de laisser au premier plan mon travail sur les programmations et faire ressentir à l’auditeur que mes accompagnements contiennent en eux-mêmes une approche mélodique, mais j’avais toutefois la frustration de ne pas avoir terminé le disque. Il fallait que je produise Spiral Lights et c’est vraiment extraordinaire pour moi qu’il ait pu sortir grâce à Lambert Ringlage chez Spheric Music. Lambert n’était pas convaincu par Séquences alors qu’il a très vite pris la décision de produire Spiral Lights. Il faut savoir que Lambert est un maître en matière de séquences et je peux difficilement l’impressionner dans ce domaine alors qu’il apprécie mes arrangements.

Quelle maîtrise, quelle imagination, quelle subtilité dans ces morceaux.
C’est surtout du temps à passer. En fait je crois de plus en plus que la musique qui repose sur des séquences ne demande pas beaucoup d’inspiration mais en revanche beaucoup de patience. Parfois c’est le séquenceur qui te propose un chemin à explorer : tu programmes des notes presque aléatoirement et à un moment donné une possibilité apparaît. Alors, tout est question de détails pour faire de notes répétées à l’infini, quelque chose de vivant. Lorsque je corrige des notes, je tends à produire quelque chose qui pourrait s’écouter sans ajouter de solos. Ce qui est curieux c’est que tous les utilisateurs de séquenceurs ont une manière propre de faire des séquences.

Et qu’en est-il des collaborations non artistiques ? Un thérapeute utilise ta musique.
J’ai rencontré Dominique Roux dans les années 90 qui était thérapeute en relaxation et il s’est intéressé à ma musique. Un jour il m’a confié qu’il travaillait avec des gens vraiment malades sur le plan psychologique en hôpital psychiatrique.
Pour cela, il utilisait de la musique classique et parfois ma musique, mais pratiquement aucune autre. Il me disait que les musiques dites de relaxation ont en général la propriété d’énerver les malades alors que ma musique, du fait de sa dimension mélodique et de ses rythmes, avait la propriété de les calmer. Dominique me disait qu’il connaissait très peu de musiques en dehors de la musique classique qui avaient cette capacité.
Un jour il m’a demandé de construire à partir de mes morceaux existants un album qu’il pourrait utiliser complètement en relaxation. Il fallait construire un disque partant d’un rythme assez soutenu et qui évolue en proposant des morceaux de moins en moins rythmés jusqu’à atteindre un moment où il ne se passe pratiquement rien, mais qui se termine par des morceaux ramenant le malade au rythme du début du disque. C’est pour arriver à ce moment en apesanteur où le malade doit être très « ralenti », en état de relaxation, qu’avec Olivier on a construit au milieu du morceau Tchau Téo, ce passage où un seul accord est tenu plusieurs minutes.

Tu as fait la musique de certains événements comme celle d’un festival de cerfs-volants à Pornichet.
Dans le milieu des années 90, j’ai été contacté par un organisateur d’événements qui cherchait un musicien lié à la région de Pornichet-La Baule pour un festival de cerfs-volants. Il avait découvert mon disque Le Pays Blanc à Radio France Pays de Loire et avait remarqué les titres qui évoquent la région de Batz-sur-mer. La musique lui a plu et il m’a contacté pour me proposer de jouer en direct sur la plage de Pornichet pendant le festival. Il avait été convenu que je jouerais deux heures le samedi et deux heures le dimanche aux moments les plus forts du festival. Olivier, comme souvent, m’a accompagné dans cette aventure… Ma musique était diffusée par une grosse sono sur la plage et par des petites enceintes sur plusieurs dizaines de mètres, sur le remblai. C’était assez incroyable d’entendre ma musique diffusée dans un si grand espace et de jouer à proximité de gens en maillot de bain à quelques mètres de nous !
Après ma première intervention musicale l’organisateur est venu me voir pour me dire : « la musique est super, le public adore, vous ne pouvez pas continuer à jouer ? ». Le problème, c’est que j’avais préparé deux heures de morceaux et pas quatre heures !
Alors, avec Olivier, on a repris certains morceaux auxquels on a ajouté des improvisations pour les faire durer plus longtemps. Olivier a pour ça un incroyable talent : il reconnaît mieux que moi-même les accords de mes morceaux et il arrive assez facilement à se caler dessus à l’oreille.
Pendant ce week-end on avait invité Tim Blake à nous rendre visite et, à un moment donné, il s’est trouvé juste à côté de moi observant ce que je jouais. Tim Blake a toujours été un de mes héros et c’était émouvant de me trouver si près de lui à ce moment là, surtout qu’Olivier et moi avions eu l’impression qu’il se serait bien mis à jouer avec nous !

Tu ne fais pas beaucoup de concerts.
BL and LPAu milieu des années 80 Lionel Palierne et moi avons joué sur scène régulièrement avec nos synthés analogiques. Ensemble on réunissait un matériel assez conséquent : Plusieurs Moogs, un Arp Odyssey, un 2600, des DX7s, d’autres Yamahas, des Rolands et des Korgs, etc. On se prenait un peu pour le Tangerine Dream nantais et je crois que nos prestations étaient plutôt appréciées. On se régalait à écouter nos synthés dans une grande salle, sur une sono.

BL and Moogs_sLe meilleur moment était celui des répétitions quand on allait écouter notre son dans la salle à tour de rôle ; sauf quand on a eu des problèmes de sono justement et qu’il fallait très rapidement trouver une solution de remplacement ! On se faisait prêter ce matériel et, parfois, on a eu de mauvaises surprises. Le moment le moins drôle était celui du ramassage du matériel ; le Polymoog et le Yamaha CS70M étaient très lourds ! J’aimais aller sur scène, même si le trac me paralysait avant de commencer à jouer, parce que c’était un moyen de partager ma musique avec un public, et même si parfois on passait une nuit, Lionel et moi, à coller des affiches.

Mais dès la fin des années 80 avec les séquenceurs numériques dont nous nous étions équipés et les premiers ordinateurs Lionel St Brévin_smusicaux comme le MSX Yamaha, j’ai commencé à ressentir comme une gêne à aller sur scène jouer de la musique à 75% pré enregistrée. Au début des années 90 je n’avais plus tellement envie de faire de la scène, mon ambition était de faire des disques. Depuis ces années 90, je n’ai jamais changé d’avis ; la scène ne me manque pas parce que ce que j’aime c’est proposer ce que je peux faire de mieux et c’est sur le disque que cela se retrouve. D’autre part je ne ressens pas le besoin d’aller chercher des applaudissements sur une scène, parce que je me pose la question du but que cela a, et je ne trouve pas.
Je pense, aussi, qu’en musique électronique, faire un concert, c’est travailler sur quelque chose qu’on a déjà fait chez-soi et c’est donc pour moi un retour en arrière alors que je préfère me consacrer à la création. Il se trouve aussi que je me ressens davantage comme un compositeur -modeste- que comme un interprète. Je ne suis pas un improvisateur non plus même si mon processus de création musical repose sur l’improvisation.
Ma vision serait sans doute différente si j’étais un musicien professionnel parce que j’aurais le temps de tout combiner. Ce sont mes expériences dans la musique de documentaire et celle que j’ai faite aussi de vendeur d’instruments qui m’ont convaincu d’avoir un métier non artistique et de faire de la musique pour le plaisir seulement. J’ai compris très tôt que faire de la musique avec des contraintes serait pour moi plus pénible que m’investir dans un travail plus conventionnel.

Au fond, toutes tes expériences t’ont fait comprendre que tu as besoin d’une liberté totale. La composition au sens de création se fait avant tout en toi, dans ton monde intérieur et ce n’est qu’indirectement et après coup que le monde extérieur y joue un rôle. Ta manière de fonctionner t’empêche d’accepter un cadre.
C’est un peu cela, mais je joue toujours avec une intention et souvent avec l’idée de toucher une personne ou plusieurs personnes. Sans doute que, pour moi, la réussite n’est pas une question de nombre mais plutôt d’intensité. Se sentir compris d’une personne, vaut souvent plus qu’être superficiellement apprécié de centaines d’autres. Mais on vit dans un monde qui récompense exactement le contraire de ça. Ce serait intéressant de connaître un monde dans lequel la musique serait enregistrée chaque fois comme une œuvre unique destinée à une seule personne, ce qui se passe dans la peinture.

Paradoxalement tu es très actif pour fédérer la ME française avec PWM et plus récemment avec le synth-fest. Et cela demande aussi du temps et de l’engagement que tu pourrais consacrer à la création.
En effet, mais depuis très longtemps, je comprends que plus je m’investis pour les autres et plus je suis créatif. C’est comme si l’énergie que j’investissais pour la réussite des autres me revenait toujours comme une source d’inspiration pour mes propres recherches. En m’intéressant à ce que font les autres et en cherchant à comprendre et apprécier leurs démarches je nourris mes envies de réaliser des projets. Ma découverte de Marc-Henri Arfeux en est un très bon exemple : lorsque j’ai découvert sa musique j’ai été dans un premier temps un peu dans l’expectative et puis, progressivement je suis entré dans son univers et je l’ai apprécié ; j’en ai dégagé l’importance du silence et du travail sur les timbres. Marc-Henri pose des sons comme il pose des traits de couleur sur une toile lorsqu’il peint. L’écoute de la musique de Marc-Henri a influencé mes dernières productions. Dans Souvenir Rêvé d’une Promenade Nocturne je n’ai pas cherché à l’imiter, mais plutôt à me servir de son enseignement à relier les sons, qui comme les fils d’une toile d’araignée, tissent une structure à la fois légère et solide. Je crois qu’Olivier a comme moi ce besoin de s’investir dans le travail des autres et il en tire aussi, une énergie créatrice pour lui-même. Ce n’est pas un hasard si Olivier joue presque toujours un rôle dans mes disques et si nous sommes à l’origine de PWM et du « synth-fest » !

Comment t’es venue l’idée du « synth-fest » justement ?
Olivier Briand m’a souvent montré des rencontres de fans de synthés analogiques modulaires qui se déroulent aux USA ou en Allemagne et je me suis dit que PWM pourrait organiser un tel événement.
A l’étranger ces rencontres sont souvent réservées à des passionnés qui se retrouvent entre eux et je trouve ça un peu triste. Alors, contrairement à ce qui se fait ailleurs, j’ai proposé qu’il soit ouvert à tout public, et si possible aux scolaires.
J’ai pensé que PWM devait faire venir des collectionneurs pour que ceux-ci partagent leur passion avec un public qui a tout à découvrir de l’histoire de la musique électronique et des synthétiseurs.
Mon idée était qu’en plus de son but pédagogique, le synth-fest permette de faire connaître l’association Patch Work Music et les musiques qu’elle distribue. J’avais envie que le synth-fest présente l’immensité du champ d’investigation des musiques électroniques que le jeune public croit limité aux musiques actuelles et à la techno. Avec le synth-fest, PWM joue un rôle éducatif et culturel qui correspond bien à son statut associatif et à ses buts. Si j’ai posé les bases du projet synth-fest, son succès a été dû, en grande partie, aux relations qu’Olivier Briand entretient avec de nombreux passionnés de synthés, et qui sont venus spontanément à Nantes lors des deux premières éditions. Olivier s’est aussi beaucoup investi dans l’organisation. Je crois avoir convaincu Olivier Grall, qui est un merveilleux musicien et un grand collectionneur, de venir à Nantes, au début du projet. On avait compris à ce moment-là que quelque chose se passait. Ensuite lorsque la société Mos-Lab puis Yves Usson nous ont dit leur intention de venir, on a senti que notre événement répondait à un besoin et des envies. Il faut retenir que si le synth-fest a été une réussite, c’est le résultat de l’implication de nombreux passionnés et pas seulement de deux ou trois personnes. Ils sont trop nombreux pour les citer tous et pourtant ils le mériteraient.

Comment les autres musiciens de PWM collaborent-ils aux projets de PWM ?
F GerchambeauIl y a plusieurs artistes du collectif PWM qui sont vraiment formidables, comme Jean-Michel Maurin du groupe Electrologique, ou Frédéric Gerchambeau. Ils nous rejoignent chaque fois qu’on a besoin d’eux pour filer un coup de main ou apporter leurs compétences. Jean-Michel et Frédéric font partie des ces musiciens passionnés qui sont responsables du succès du synth-fest. Certains musiciens du collectif PWM sont cependant trop loin pour vraiment participer à l’organisation. D’autres personnes comptent vraiment aussi, comme Philippe Brodu qui représente les synthétiseurs Korg en France, ou Christophe Martin de Montagu, notre formateur pour les scolaires. Quand on pense à Michel Geiss et Frederick Rousseau qui nous soutiennent…, mais encore une fois la liste pourrait être très longue.

Te sens-tu une mission de faire connaître la musique électronique ?
Je ne me sens aucune mission à accomplir ; je ressens le besoin de partager mes envies, mes passions et je crois qu’Olivier Briand me ressemble de ce point de vue. Ainsi personne ne me doit rien. Comme je l’ai dit auparavant : donner c’est recevoir. Ce qui me surprend en revanche de la part de certains musiciens, c’est qu’ils s’étonnent du peu d’intérêt du public pour leurs musiques alors qu’eux-mêmes ne s’intéressent quasiment qu’à leur propre musique électronique.

Comment peut se développer PWM ?
L’association a besoin de réunir un plus grand nombre d’artistes. Nous cherchons sans cesse des artistes qui auraient vocation à rejoindre le collectif. Nous sélectionnons les entrants sans tenir compte de nos goûts personnels mais seulement en fonction de leur potentiel à produire des œuvres originales, authentiques et de qualité, qui méritent de rencontrer un public. Nous devons éviter les musiciens tentés par « l’électro », les musiques dites « actuelles » -je déteste ce terme ; comme si Mozart n’était pas actuel-, ou « techno » parce qu’il est important qu’il y ait une philosophie PWM et qu’un client PWM sache que quoi qu’il achète sur notre site, il tombera sur une musique électronique originale.

N’êtes-vous pas au sein de PWM des artistes un peu concurrents ?
Pour moi c’est une erreur de nous voir comme des concurrents. Je nous vois tous comme les pièces d’un puzzle ; chacun apporte un complément à ce que font les autres. Je n’aime pas tous les disques que nous distribuons, mais je crois qu’ils ont tous vocation à rencontrer un public. Un public existe dès lors qu’au moins une personne rencontre et apprécie une œuvre. Nous ne sommes pas des concurrents comme Mozart n’a pas été concurrent de Haydn, comme Debussy n’a pas été concurrent de Ravel ou de Fauré. Aimer un artiste n’empêche pas d’aimer les autres. Il n’y a pas non plus en art un premier et un deuxième parce que nous ne courons pas tous sur la même piste et avec les mêmes handicaps. Il est évident par exemple qu’il est plus facile dans notre cercle naturel d’influence de séduire avec des musiques inspirées des pionniers allemands, ou de Jean-Michel Jarre, qu’avec des œuvres électroacoustiques. La qualité c’est la sincérité ou ce que j’appelle l’authenticité. Je sais par exemple que lorsque je produis de la « Berlin school », je vends bien davantage de disques que lorsque je produis un disque électroacoustique, mais je ne pense pas que le Bertrand Loreau de Nostalgic Steps soit un meilleur musicien que celui de Souvenir Rêvé d’une Promenade Nocturne. Pour autant, je ne dis pas que nous avons tous autant de talent les uns que les autres, mais je crois, puisque rien ne permet de mesurer le talent, que nous avons tout intérêt à être solidaires et à travailler ensemble.

A travers PWM tu écoutes beaucoup de musiques. Cela te donne du recul pour juger ta propre production.
Au milieu des années 90 MUSEA m’a confié la fonction de sélectionner les artistes susceptibles d’être produits ou distribués par le label. J’ai reçu de très nombreuses cassettes et j’ai fini par trouver assez fastidieux de les écouter. Je dois dire que j’ai été surpris par la médiocrité de la majorité des enregistrements que je recevais, des musiques mal enregistrées, des musiques avec des problèmes de mise en place, des musiques mal mixées, etc. J’avais été surpris parce que les possibilités des synthés depuis les années 90 me donnaient l’illusion que produire de la musique intéressante devait être à la portée d’un grand nombre d’artistes. J’avais assez rapidement demandé à MUSEA d’accepter ma démission du poste qui m’avait été confié, d’autant plus que j’étais embarrassé par mon statut d’artiste au sein de MUSEA, qui me mettait dans une situation ambiguë avec ceux qui me contactaient.
RandomSi le site PWM Distrib a été créé en 2009 c’est parce que, cette fois, Olivier avait ressenti que nous pourrions réunir dans un groupe solidaire, en terme de distribution, plusieurs artistes intéressants. Olivier voulait aussi qu’on se mette à la page en quelque sorte en distribuant nos musiques au format « mp3 ». Nous avons compris progressivement que les amateurs de musiques électroniques restent attachés au support physique mais PWM a pu se développer et recentrer son offre sur le CD et le DVD. PWM aujourd’hui réunit des compositeurs vers lesquels nous sommes allés parce que nous les apprécions. Cela signifie que tous les artistes de PWM peuvent m’influencer. On découvre à travers les œuvres que l’on propose des esthétiques et des techniques différentes, des émotions différentes. Le plus important c’est que les travaux des uns ou des autres peuvent donner envie de prendre des risques, d’oser des directions. Marc-Henri et Frédéric Gerchambeau m’ont influencé ces dernières années et sans doute l’album Random Control d’Olivier Briand qui, je le crois, a ouvert une porte sur un style un peu débridé quant à l’utilisation des sons analogiques.

Je suis aussi intéressé par l’écoute des disques que PWM envisage de distribuer parce que nous avons besoin de faire grossir notre catalogue et je veux connaître tous les disques que nous distribuons ; cela me permet aussi d’en parler ou de conseiller certains de nos clients. Mais parfois c’est le temps qui me manque parce que je me méfie toujours de mes premières impressions et je veux écouter plusieurs fois un disque pour m’en faire une opinion définitive.

Quand des compositeurs te font écouter ce qu’ils font, est-ce toujours un plaisir ? Parfois es-tu lassé de ne pas être surpris ?
C’est toujours un plaisir de découvrir un disque d’un artiste du collectif parce que je sais qu’ils sont tous produits par des artistes passionnés et sincères, qui croient vraiment en leur potentiel de créativité et d’originalité. Mais c’est vrai qu’il arrive assez régulièrement que je me dise : « bon, il continue à faire un peu la même chose », sans que pour autant je me dise : « à quoi bon ? » !
Je sais qu’il y a des gens qui achètent des disques de tel ou tel artiste en espérant retrouver chaque fois ce qu’ils ont aimé dans les production précédentes. Je trouve « chouette » qu’un musicien innove et prenne des risques mais en même temps je crois qu’un artiste a besoin d’ancrer ce qui caractérise son style, ce qui fera que, sur le long terme, il sera reconnu pour un certain « coup de patte ». Si je prends mon exemple il est évident qu’entre 1993 et 2002, avec le label MUSEA, j’ai préféré insister sur une certaine façon de composer mes disques en privilégiant les morceaux assez courts et mélodiques tout en laissant transparaître ma sensibilité à la musique des séquences inspirée par Klaus Schulze. Certaines personnes ont pu se dire : « c’est du Bertrand Loreau, comme d’habitude ». Pourtant depuis quelques années je me permets de produire des disques qui privilégient une direction en alternant disques à dominante mélodique, avant-gardiste ou bien encore « Berlin school ». Ces trois directions ont toujours été présentes dans mes productions mais je peux me permettre de les exploiter d’une manière plus explicite aujourd’hui. Je veux ainsi dire qu’on ne peut pas demander aux artistes de surprendre à chaque fois ; parfois il faut du temps pour affirmer et approfondir son style, avant de s’engager sur de nouvelles voies. Ce qui me gêne parfois ce n’est pas qu’un artiste exploite un style mais c’est qu’il ne fasse pas évoluer ce style. Je trouve gênant aujourd’hui de retrouver trop souvent encore la progression : bruitages, nappes, séquences, solo. Klaus Schulze et Tangerine Dream sont allés au bout de cette logique au cours des années 70, et même Pink Floyd avant-eux, et certaines formes de musiques électroniques manquent d’imagination en restant toujours dans cette manière de faire. Je crois surtout que les techniques d’aujourd’hui permettent d’aller vite à l’essentiel et de structurer la musique pour qu’elle soit plus dense, plus riche, plus concise. Je ne crois plus, depuis les années 80, que la musique électronique est condamnée à produire des morceaux de plus de vingt minutes. Il s’agit là d’un point de vue personnel et celui d’un créateur qui regarde les choses à travers le prisme de son propre travail, parce que je sais aussi qu’il y a toujours un public qui réclame ce genre de morceau.

L’écoute des productions des autres artistes t’aide-t-elle à mieux te situer, à reconnaître ta propre originalité ou gardes-tu cette approche totalement déconnectée de la composition ?
L’écoute des autres artistes est d’abord une source de motivation parce que je trouve que nous avons chacun des approches différentes et complémentaires. Je crois que je me nourris de tout ce que j’entends et assez souvent par l’envie de mettre ce qui m’a manqué dans ce que j’ai entendu. Je fonctionne par réaction : j’aime les séquences mais quand j’entends trente minutes de séquences j’ai envie d’une nappe ou d’une mélodie, et cela s’applique à mes propres enregistrements. Il m’arrive bien sûr aussi d’être impressionné parce que j’entends et de me dire : « j’aurais bien aimé avoir fait ce morceau-là ».

Quand tu écoutes tes morceaux anciens, que ressens-tu ?
Depuis que je fais de la musique j’écoute mes morceaux presque toujours avec cette impression qu’ils ne m’appartiennent plus comme s’ils ne venaient pas de moi. J’oublie très vite le processus de création parce que même si je travaille parfois plusieurs heures sur des détails, la base d’un morceau repose presque toujours sur une improvisation et des manipulations que j’ai oubliées. J’écoute des morceaux qui ont trente ans aujourd’hui et j’ai vraiment l’impression qu’ils sont le résultat de quelqu’un que je connais à peine mais dont l’émotion me touche encore. Ce qui est émouvant pour moi c’est de ressentir encore ce que ce jeune homme-là, si passionné et enfermé dans ses rêves pouvait avoir à dire. Lorsque je réécoute mes « vieilles » musiques je ressens surtout l’énergie de la passion qui transcende ; l’énergie qui fait qu’on repousse les limitations dues à son matériel ou son inexpérience.

Avec toutes ces années de création, de quoi es-tu le plus fier ?
Qu’on dise de moi que je suis un musicien, même si je me vois plus plutôt comme quelqu’un qui simplement « fait de la musique ». L’idée même de devenir un musicien aurait eu quelque chose d’incongru lorsque j’avais quatorze ans, je n’avais aucune envie de réapprendre à jouer d’un instrument. La musique classique ne me motivait pas et le rock était trop éloigné de ma culture. L’électronique a tout changé et il faut bien dire grâce à ce sentiment qu’un non musicien pouvait peut-être faire quelque chose. Je suis aussi fier d’avoir une œuvre assez conséquente, d’avoir en même temps développé un coup de patte et su expérimenter et ouvrir des pistes. Je suis content, bien sûr, de savoir qu’il y a des gens qui ont des émotions et du plaisir en écoutant mes disques. Je suis heureux d’avoir su exploiter mes fragilités pour en faire des sources de créativité et donc de bonheur.

Merci, Bertrand pour la simplicité avec laquelle tu abordes ces questions. Ta curiosité reste aussi forte que le besoin de créer.
Sur le plan de la créativité j’ai vécu longtemps avec l’idée que je devais me presser à produire les musiques que je commençais. J’ai toujours eu l’impression qu’il ne faut pas laisser passer les moments où l’inspiration est là. Il y a des jours où je sais avant de jouer une note que je serai créatif et des jours où je sais que ce n’est même pas la peine d’allumer un instrument. C’est pour cela que parfois je me suis forcé à travailler sur des morceaux, me disant : « demain il sera trop tard, c’est aujourd’hui que je peux le faire ». Pour ce qui est de la curiosité, j’ai, surtout au cours des années 90 et 2000, voulu mélanger la musique mélodique et les séquences et depuis quelques années ajouter des éléments électroacoustiques. En 1981 j’ai commencé à enregistrer de la « Berlin school » -qu’on n’ appelait pas comme cela à l’époque-, c’est à dire des morceaux de 25 à 40 minutes totalement improvisés et aujourd’hui j’utilise encore ce que j’avais appris à faire à cette époque, mais j’y ajoute d’autres techniques et d’autres sensibilités. En conclusion je crois que ma démarche n’est jamais de passer d’un style à un autre mais d’ajouter quand c’est possible une nouvelle technique à ce que je fais déjà.

Le titre de ton dernier album est Connexions ; cela me parle, mais… «Connexions»… entre qui ou quoi ? J’entends dans ce très bel album une sorte d’ode au sens de la vie … Mais nous avons tous nos sensibilités, je me trompe peut-être…

ConnexionsJe n’avais pas bâti le concept de Connexions avant de commencer la série de morceaux qui le compose. Mais un soir j’ai joué le morceau Toujours là, après avoir réécouté une cassette de Christophe Poisson, un ami musicien décédé en 1986 et qui me manque. Le titre est venu ensuite pour exprimer une idée que j’ai depuis longtemps, à savoir que les gens ne disparaissent pas complètement tant qu’on pense encore à eux.
Ce morceau m’a donné envie, alors, de produire un album qui traduirait cette autre sensation qu’en regardant la nature, on peut se voir comme faisant partie d’elle et, en même temps, comme étant habité de quelque chose de plus grand encore que la nature, habité par quelque chose qui est à la fois en nous et de bien plus grand que nous. D’où l’idée des multiples « connexions ».

Peux-tu m’en dire plus sur ce superbe morceau qu’est Train de vie – on entend par moment le bruit des bogies sur les rails ; mais, au delà du jeu de mots, qu’as-tu voulu dire avec cet opus très long aux atmosphères multiples ?
J’ai, déjà, par le passé utilisé la référence du voyage, du train. Pour moi il s’agit simplement de montrer musicalement que notre vie est faite d’étapes, de chemins qui se croisent, de rencontres, de choix, d’échanges. Je ne crois pas que l’on puisse savoir vraiment d’où on part et où l’on va ; je crois seulement qu’à travers la musique j’essaie de montrer que je regarde toutes les étapes de ma vie comme des repères qui me donnent une direction. Je crois aussi que je veux montrer que, même si nous ne connaissons pas notre destination, comme la voie de chemin de fer, notre route est déjà tracée.

Comment choisis-tu la chronologie de tes morceaux ?
Je choisis l’ordre des morceaux uniquement en fonction de critères artistiques. J’essaie de placer les morceaux dans un ordre qui me satisfait esthétiquement. Parfois un morceau se termine sur un accord par exemple qui ne colle pas très bien au premier accord du morceau suivant. Je choisis l’ordre aussi en fonction de critères dynamiques pour alterner passages très intimistes et passages plus forts, avec des séquences par exemple. En fait j’ai tendance à avoir peur que l’auditeur s’ennuie. Je crains énormément la répétition, la longueur. Mais dans Connexions, qui a un concept new-age finalement, je me suis autorisé quelques moments en suspension. Je décide pratiquement toujours seul de l’ordre des morceaux mais je demande systématiquement à Olivier Briand de me donner son avis sur l’ensemble d’un disque. Nous avons des sensibilités assez différentes mais il sait entrer dans mon univers et me proposer des corrections souvent pertinentes. Dans le cas de Connexions, le disque est un montage de morceaux faits à des moments différents, alors que dans un album comme Le Vaisseau Fantôme, tous les titres ont été composés dans l’ordre où on les entend- une idée en entraînant une autre.

Oui, on sent bien l’alternance et le souci d’offrir à l’auditeur à la fois diversité et harmonie.
Olivier Briand, ton ami de toujours, est aussi intervenu dans l’arrangement de Tchau Téo qui évoque pour moi le Pie Jesus du Requiem de Fauré. Pourquoi l’avoir mis juste avant Train de vie ?
O BriandMerci de la comparaison parce que le Requiem de Fauré est une de mes œuvres préférées. Tchau Téo est un morceau qui a une histoire particulière. Je l’avais composé après avoir appris le décès d’un garçon que j’avais connu au Brésil, qui avait moins de trente ans, et qui a fait une crise cardiaque dans la voiture de son père. On l’appelait « Téo ». Le morceau était très court et on l’entend dans Passé Composé. Quelques mois plus tard, j’ai appris le décès d’un de mes neveux qui vivait en Angleterre, alors, pour une cérémonie religieuse donnée en son souvenir, j’ai allongé le morceau. Le morceau était passé de trois minutes à cinq ou six minutes.
Encore un peu plus tard, comme je te l’ai déjà raconté, j’ai eu un projet de disque de musique de relaxation à la demande de Dominique Roux (l’auteur d’Un saut dans l’inconnu, le livre consacré à Klaus Schulze, dont j’ai écrit la préface). Dominique, qui était thérapeute en relaxation, voulait intégrer Tchau Téo dans ce projet et qu’il soit au cœur de cet album. Mais Dominique avait besoin, pour son travail en relaxation, que le milieu du morceau tombe à un niveau zéro sur le plan du rythme, qu’il y ait un moment de plusieurs minutes restant comme en apesanteur. C’est une fois de plus avec Olivier Briand que j’ai résolu le problème. Je n’avais pas de technique à l’époque pour travailler sur l’audio mais Olivier avait déjà une bonne maîtrise des logiciels de montage. C’est chez Olivier qu’on a coupé le morceau en deux et ajouté une partie centrale qui repose sur un accord tenu plusieurs minutes. En fait sur cette partie centrale du morceau c’est Olivier qui joue… l’unique accord.

Le Chant du Signe est une superbe séquence pure et subtile rehaussée d’un solo. Que veut-il dire ?
Encore une fois -et je n’en suis pas fier- c’est la mort d’un proche que j’ai associée à ce titre. J’ai perdu un frère en 2005, il était clarinettiste. Après avoir enregistré le morceau, j’ai pensé qu’il aurait pu jouer le solo qui repose sur un timbre -du Minimoog virtuel- qui évoque une clarinette. Mon frère n’aimait pas beaucoup la musique électronique mais s’il vivait encore aujourd’hui je l’aurais certainement convaincu de jouer sur l’un de mes morceaux. J’aurais pu écrire « Chant du cygne », mais j’ai préféré écrire « signe » pour dire que cette musique est aussi comme le résultat d’un signe, ou d’un signal, qui me serait parvenu par une connexion invisible. En fait depuis que je produis des disques, j’ai souvent donné des titres qui font référence à des gens qui ont disparu et qui me manquent, mais le plus souvent je n’ai fait le rapprochement avec la personne disparue qu’après avoir enregistré le morceau, comme si j’avais capté un signal sans en être conscient. Par exemple, lorsque j’ai su qu’Arnaud Lechat, un ami d’Olivier Briand, était décédé, j’étais en train de travailler un thème sur le piano acoustique et j’ai enregistré le morceau qui s’est appelé Pour Arnaud. C’est un titre qui se trouve dans le disque Morceaux Choisis et dont je reprends le thème rapidement à la fin de Train de Vie.

Lumière d’horizon, je retrouve l’atmosphère de ton émouvant opus Au début était le rêve. Est-ce le message d’un soir serein ou la question du couchant ? Pourquoi ce titre ? Je t’imagine en bord d’océan contemplant une barre de nuage qui ne laisse qu’une fine ligne au soleil. Mais y a t il autre chose ?
Au début étaitCe titre est une allusion à ma sensibilité mystique évidemment. Cette lumière qui reste loin, qui s’éloigne quand on avance vers elle. Elle est là, on perçoit ses rayons, mais sans voir sa source, jusqu’au moment où elle s’élèvera au-dessus de l’horizon, où le moment venu elle nous embrassera.

 

 

Ce titre : Résonances aussi dans Connexions. Serait-il inspiré par Joël Bernard ? Une évocation de l’amitié, des goûts partagés ?
L’amitié a toujours été une source de motivation pour moi. Très souvent j’ai travaillé des morceaux en pensant qu’ils intéresseraient telle ou telle personne. Ce qui m’a toujours convaincu qu’il est aussi important de savoir qu’on sera vraiment écouté par une personne que savoir qu’on sera écouté par des milliers mais sans qu’il y ait de retour, de réponse.

J’apprécie la musique d’Awenson, il est vraiment passionné et produit sa musique avec une très grande sincérité et un esprit de recherche qui fait que, tout en restant dans la lignée des géants de la musique électronique, il trouve des univers qui n’appartiennent qu’à lui ; cela vient surtout de son intérêt pour les harmonies sophistiquées. Il crée des sons aussi qui sont très travaillés. Il m’a envoyé un jour un morceau très atmosphérique et j’ai su immédiatement que je pourrais y participer. Ainsi je suis content d’avoir accueilli Awenson dans mon disque et que ce morceau scelle un peu plus fort notre amitié.

Tu m’as confié récemment que tu ne souhaitais plus trop faire de la musique à plusieurs car c’est moins créatif pour toi. Où se situe la frontière ? Cela dépend-il de la personne ?
Un jour Vangelis a dit qu’un groupe, c’est un musicien moyen qui s’associe à un autre musicien moyen, en précisant qu’il n’y avait jamais eu de compositeurs collectifs par le passé. Je suis aussi de cet avis, c’est à dire que je crois qu’un compositeur, qu’une personne qui a quelque chose de fort à exprimer finit toujours par travailler seule, mais en même temps cela ne l’empêche pas d’enrichir son discours de l’intervention, du son, du geste, d’un autre artiste. Je vois le fait d’impliquer un autre musicien dans un de mes morceaux, plus comme le fait d’utiliser un interprète, qu’un compositeur. Avec Olivier Briand on a fait Interférences à partir de morceaux qui étaient composés à 80% par l’un ou l’autre mais dans lesquels lui ou moi pouvions apporter notre phrasé, notre sensibilité personnelle.

Vibrations est un morceau de contrastes : la séquence ciselée fait place à une nappe tenue très longtemps qui nous laisse comme en apesanteur. Ensuite un piano délicat fait l’épilogue. C’est presque une suite sensible à Rubycon de Tangerine Dream. La composition très originale amène là aussi une question sur ton intention.
Vibrations est parti d’un travail sur une séquence et une idée en a entraîné une autre, sans véritable dessein, mais j’étais dans cet esprit d’une musique qui aurait une direction sensible, méditative et dans laquelle j’essaierais de rendre compatibles des passages électroniques et des moments très simples, très spontanés joués au piano numérique. J’aime montrer qu’il est souvent possible de faire se rejoindre des styles que l’on croit opposés : la musique de séquences, la musique mélodique, l’inspiration classique, etc. Cette envie de rendre les genres compatibles me vient de très loin. Bien que fan de Klaus Schulze et de Tangerine Dream dès le milieu des années 70, je me disais qu’il y avait certainement une route à tracer entre Schulze et Vangelis par exemple, qu’il y avait moyen de faire une musique qui réconcilierait toutes les musiques électroniques que j’aimais.
Pendant longtemps j’ai, par exemple, été obsédé par l’idée d’introduire le silence en musique électronique. Ayant une base de culture classique, je trouvais évident qu’il y avait un défaut dans les musiques allemandes : cette absence de silences et de ruptures.

Lorsque j’ai commencé à enregistrer des morceaux j’étais obsédé par les séquences et je ne voyais pas de possibilités d’introduire le silence parce que je jouais tout en temps réel, sans multi-pistes. Aussi, lorsque j’ai eu un magnétophone quatre pistes, en 1984, j’ai immédiatement entrepris une œuvre dans laquelle je voulais une dynamique qu’il n’y avait jamais eue dans les musiques de Schulze, une musique avec des séquences qui démarrent brutalement et qui disparaissent dans un coup de timbales ; c’était un moyen de mettre un peu de musique contemporaine et de mélodie aussi dans un style qui reposait trop systématiquement sur les séquences et les sons tenus qui évoluent lentement. Cette musique, que j’ai enregistrée sur mon quatre pistes à cassette, s’appelle Le Ciel est jaune d’un liquide Inconnu, c’est une suite de morceaux qui s’enchaînent sur quarante quatre minutes et qui aurait dû être mon premier disque. Lorsqu’il m’arrive de l’écouter, j’ai chaque fois le sentiment que c’est la musique la plus originale que j’ai composée et enregistrée, même si sur le plan technique ce n’est pas une œuvre parfaite, et bien que certains de mes amis ne comprennent pas l’importance que j’accorde à cette composition.

Ton évocation du silence et du pont entre les genres est intéressant. Pour moi ta musique est complète. Comme dans le rock progressif tu utilises sans tabou toute la palette du peintre.
J’aimerais bien faire une musique plus virtuose et surtout qui aille beaucoup plus loin sur le plan harmonique. Mais le problème avec l’harmonie c’est que lorsque j’essaie d’aller vers des choses plus subtiles, je tends à perdre de la spontanéité, de la fluidité, et c’est là qu’on se rend compte du talent des grands compositeurs et de certains jazzmen. Les grands musiciens sont ceux qui combinent sophistication et naturel. Je suis émerveillé lorsque je regarde quelqu’un jouer du Bach ; cela sonne tellement naturel et pourtant il y a tant de subtilités et d’intelligence. Ce dont je suis content parfois c’est de réussir à produire une musique qui sonne très simple, qui coule naturellement, mais dans laquelle se trouvent des petites notes de passage qui permettent de passer d’une gamme à une autre. Il y a des gens qui m’ont déjà dit qu’ils avaient été surpris en voulant rejouer mes morceaux d’avoir eu plus de difficultés qu’ils ne l’auraient cru. Mais ma musique reste simple. Quoi qu’il en soit la sophistication n’est pas un objectif pour moi et je suis très fier d’un morceau comme Valentin qui pourtant ne repose que sur quelques notes. Ce morceau est un cas extrême dans ma discographie : sa base mélodique et harmonique est incroyablement simple mais en même temps je crois qu’une vraie émotion est exprimée. Je crois qu’il y a quelque chose de grand à produire du beau avec très peu de moyen, c’est la preuve selon moi que l’artiste a vraiment quelque chose à dire. Je crois qu’il ne faut jamais oublier que la complexité n’est qu’un moyen et non un but. Ma manière de ressentir la musique fait que parfois je suis agacé par certaines musiques, même de grand compositeurs. Je trouve parfois presque ridicule le fait de monter et descendre des gammes pendant quinze minutes lorsque le morceau n’évolue pas vraiment et sert surtout de prétexte à la virtuosité. J’ai eu ce sentiment parfois en écoutant du Chopin ou des compositeurs Russes, même si Chopin était vraiment génial et indépassable et pour moi, d’une certaine façon, un des premiers pianistes de jazz.

Et pourquoi ce titre Vibrations ?
Vibrations fait référence aux liens entre les choses. On ressent une vibration lorsqu’on est sensible à quelque chose. Le titre Résonance suggère l’idée d’un échange, d’un message reçu qui crée une réaction. Dans ce cas, c’est la musique d’Awenson que j’ai reçue, qui a résonné en moi et a entraîné une vibration.

Est-il indiscret de te demander à quel message tu fais allusion dans le second titre de Connexions ? S’adresse-t-il à toi seul par le lien de l’amitié ou contient-il un pan universel que tu pourrais partager ?
Il y a une harmonie de musique classique dans ce morceau et je suis content que tu l’apprécies. Je l’ai appelé Ton message parce qu’en le jouant j’ai encore eu cette sensation de recevoir quelque chose plus que de créer quelque chose. Parce que c’est une sensation que j’ai parfois ; la sensation que les choses viennent en moi, comme si je n’étais qu’un récepteur. C’est drôle mais lorsque je faisais de la musique très électronique avec le MS20 et le Polymoog au début des années 80, j’avais souvent cette sensation qu’une force prenait ma main pour me dire quoi faire, comme si je n’avais qu’à me laisser faire. Bien souvent il m’est arrivé de choisir des sons pour mettre au point une séquence par exemple et de trouver immédiatement ce que je cherchais alors que je ne faisais aucun effort de réflexion, comme si les choses -comme le dit Paulo Coelho dans L’alchimiste– « conspiraient » pour moi, et que je n’avais qu’à obéir à une voix intérieure. Il m’est souvent arrivé de transposer une séquence, de changer un son d’une manière totalement intuitive et de me dire : « mais c’est ça que je voulais ! ». Parfois je dis que j’ai créé beaucoup de morceaux sur un coup de chance, une erreur se transformant en une piste, une idée à développer. C’est tout ce processus de création qui m’échappe souvent qui fait que je ne me sens pas responsable.
Ce qui me rend heureux c’est la sensation d’avoir exprimé ce que j’avais vraiment envie d’exprimer. Je n’oublie jamais qu’entre l’âge de onze ans et l’âge de vingt-deux ans je n’ai jamais pensé que je deviendrais un musicien. Il y avait des musiciens dans ma famille et moi je me contentais d’écouter Pink Floyd. Lorsque je regarde ma discographie je ne comprends pas comment cela a pu arriver.

L’album Connexions se termine sur Réponse, phrasé de piano magnifique et intimiste, là aussi, dans la lignée de César Franck. Je crois aussi reconnaître des points communs avec Au début était le rêve.
Amarres RompuesEn fait j’ai un peu triché parce que, ce thème, je l’avais trouvé au moment de l’enregistrement du Vaisseau Fantôme, la première partie d’Amarres Rompues, un an ou deux après avoir joué les principaux morceaux de Connexions. Et j’avais trouvé que si je le jouais au piano il irait bien à la fin de Connexions. Au milieu de l’enregistrement du Vaisseau Fantôme je voulais intégrer une mélodie typique de mon style, pour qu’on se dise : « ah oui c’est bien Bertrand qui fait cette musique !», et en même temps pour relier la musique d’avant-garde que j’étais en train de créer, à des aspects plus classiques de la musique électronique et mélodique, dans le but de montrer que tout est compatible, que la musique d’avant-garde n’est pas condamnée à être austère et froide. Lorsque je suis allé sur le piano acoustique, après avoir terminé un passage du Vaisseau Fantôme, j’ai trouvé le thème en cinq minutes, sans doute parce qu’en moi je ressentais ce besoin de quelque chose de beau et d’apaisé, et je suis allé l’enregistrer sur le DX7.

Mais pourquoi Réponses ?
Parce qu’il vient après Train de vie qui est un morceau long fait de plusieurs parties. Train de Vie veut symboliser cette idée que notre vie est faite d’étapes, que nous sommes tous comme dans un train dont on ne connaît pas la destination. Notre vie est une interrogation. Le morceau Réponse vient comme une description de cette destination qui se révèle à la fin de notre vie, l’espoir de quelque chose de beau et apaisant. Ce thème est aussi repris dans Correspondances un album très conceptuel qui n’est pas encore distribué. J’aime reprendre des idées désormais et montrer ainsi qu’il y a une continuité dans ce que je fais. C’est aussi une manière de montrer que ma façon d’interpréter un thème peut changer d’un jour à l’autre. Je trouve que c’est intéressant de montrer que certaines musiques peuvent être jouées et rejouées, comme le font les musiciens de jazz.

Quand on écoute l’album en boucle cette piste s’enchaîne très bien avec Toujours là et je me suis demandé si c’était voulu, comme un sentiment d’éternité, une autre manière de voir la musique cyclique ?
Je ne l’ai pas fait exprès mais j’ai remarqué aussi que les deux morceaux s’enchaînent assez bien. Je fais souvent attention à ce détail, qu’il n’y ait pas un choc, une rupture si par hasard on refait « play » sur le lecteur. A propos de musique cyclique : à l’époque où j’écoutais en boucle Timewind ou Moondawn je rêvais qu’on invente un moyen de faire que la fin d’un morceau s’enchaîne avec son début sans que l’on s’en rende compte ; faire un disque qui ne s’arrêterait jamais. Je suis sûr que Schulze a dû y penser aussi.
J’ai créé l’album Connexions en 2010/2011 et j’ai simplement retouché certains passages de Train de vie au cours de l’été 2014, et c’est à ce moment là que j’ai eu envie de produire une petite série de ce disque.

Est-ce une coïncidence si Correspondances vient après Connexions ?
CorrespondancesLes problèmes dus à la production et la distribution de disques font que From Past to Past, un disque très « Berlin School » que j’ai enregistré récemment, est déjà sorti chez Spheric Music, alors que Correspondances a été enregistré peu après Connexions, en 2012. Il ne s’agit donc pas d’une coïncidence mais d’une intention logique. Correspondance a la particularité de faire entendre de nombreux sons de mon environnement : des bruits de la maison, du jardin, de la rue, les voix de mes enfants. En fait l’idée est de partager l’idée que tout interfère et que la musique n’est pas une chose à part dans ma vie, qu’elle est liée à tout ce qui m’entoure, à tout ce que je vis, c’est une suite logique de Connexions, qui prolonge, en allant plus loin, l’idée que la musique naît de la vie et de la matière. Correspondances est un pas en avant dans mon envie d’incorporer la musique électroacoustique comme une couleur supplémentaire à ma palette habituelle.

Ton dernier album s’appelle From Past to Past. Pourquoi ce titre ?
From PastUn de mes derniers disques s’appelle Nostalgic Steps et il représente un retour en arrière pour moi ; un retour au style de musique que j’aimais beaucoup faire au début des années 80 et qui était très influencé par ce que j’aimais le plus depuis le milieu des année 70 : le style de Klaus Schulze et de Tangerine Dream. Mais dans Nostalgic Steps j’ai créé des morceaux assez structurés et compacts sur le plan de la durée, parce que c’est ce que j’ai appris à faire depuis environ trente années. Je suis assez satisfait de Nostalgic steps, et il a été très bien accueilli par les critiques de ce genre de musique, mais il a fait naître en moi l’envie d’aller encore plus loin dans le désir de retrouver les sensations que j’éprouvais lorsque j’ai commencé à jouer du synthétiseur et que j’improvisais de longs développements. From Past to Past a correspondu aussi au fait de me lancer un nouveau défi technique : utiliser mes techniques d’aujourd’hui associées à certaines du passé pour produire une œuvre qui semblerait avoir été oubliée dans un tiroir en 1980. Pour atteindre mon objectif il fallait que je réussisse à simuler en synthèse virtuelle, encore davantage que dans Nostalgic Steps, la sensation de jouer d’un synthétiseur modulaire. Pour cela il m’a fallu travailler à produire un son complexe sur le plan des modulations ; et pour vérifier le lien que j’avais créé entre aujourd’hui et hier, j’ai ajouté des passages d’enregistrements issus de cassettes audio qui datent de 1981. J’ai le sentiment d’avoir produit un disque dont l’inspiration est extraite de mon passé –From Past– et que je voudrais renvoyer dans son époque, –to Past-.

Il fallait donc que tu renoues avec les morceaux très longs que les fans de Schulze et TD affectionnent.
Oui, je crois que le style des années 70 et du début des années 80 est caractérisé par une certaine longueur des morceaux. Ce style repose sur le fait de créer une ambiance qu’autrefois on qualifiait de « planante » ou de cosmique à partir de bruitages ou d’effets électroniques qui progressivement laissent la place à des boucles et à des chants sans vrais mélodies. Des artistes comme MoonSatellite, Kryfels ou Sequentia Legenda prolongent cette manière de faire et montrent que c’est devenu définitivement un style. Le problème avec ce style c’est qu’il peut se caricaturer lui même en reprenant des recettes trop systématiques. Ainsi tout en s’inspirant de certains principes il faut réussir à les faire évoluer pour surprendre et savoir apporter une sensibilité personnelle.

As tu voulu rendre hommage à Edgar Froese ?
Il m’est arrivé une chose vraiment étonnante, qui va dans le sens des signaux que je capte de manière inconsciente, et que j’évoquais à propos du morceau Chant du signe. Alors que je réfléchissais à ce que je pourrais écrire dans la pochette du disque, en entendant le passage très cosmique qui relie le second et le troisième morceau, je me suis mis à penser à Edgar Froese. J’ai pensé alors que je citerai le leader de Tangerine Dream dans le livret, mais sans que je sache vraiment pourquoi. C’était juste un sentiment qui était passé comme cela. Quelques jours plus tard, j’ai envoyé une maquette du livret à Lambert Ringlage de Spheric Music et il me répondit : « ton disque repose sur des séquences, tu pourrais plutôt citer Chris Franke ! ». En lisant la réponse de Lambert, je me suis dit : « oui, il a raison, c’est peut-être plus un disque qui fait référence au talent de Chris Franke qu’à celui d’Edgar Froese. Quelques jours plus tard j’apprenais la triste nouvelle du décès d’Edgar Froese avec l’impression que quelque chose m’avait comme averti. Il était devenu alors évident que je devais maintenir cette dédicace à Edgar dont la musique a accompagné toute ma vie.

Les sons sont très purs. Quels synthés as-tu utilisé ?
Un mélange de virtuels, mais principalement du Minimoog virtuel, un peu de RD700GX, -le son solo dans le milieu du premier morceau est un son général midi que j’ai un peu bricolé issu, du clavier Roland- et j’ai mixé certains passages avec des enregistrements anciens faits au MS20, Crumar Multiman S, Korg 770. Je n’aurais pas voulu avoir un son trop pur en fait, pour évoquer le grain des années 70, mais en même temps je n’ai pas recherché systématiquement des sons datés. Et il ne faut pas oublier Lambert ! Lambert avait entendu ma maquette et il trouvait que dans certains passages il y avait de la place pour ajouter des pistes. J’ai proposé à Lambert de le faire lui-même et qu’ainsi on se retrouve ensemble dans le disque, une idée qui me touchait beaucoup. Lambert a joué toutes les parties qui ressemblent à du Mellotron, avec un synthé Korg. Il a aussi ajouté un solo dans le troisième morceau.

Est ce que ton complice de toujours, Olivier Briand, a mis également la main à la pâte ?
J’ai de la peine à faire quoi que ce soit sans impliquer Olivier. La plupart du temps je ne suis pas très sûr de ce que j’ai enregistré tant qu’Olivier ne ma pas donné son avis. Je crois que nous sommes assez différents mais cela fait justement qu’il peut me dire ce que je pourrais modifier ou améliorer. En écoutant ensemble la musique est venue l’idée qu’il pourrait lui même doubler un son à un endroit, ajouter un effet à tel endroit. Globalement son implication sans ce disque est assez discrète mais ce qu’il m’apporte est davantage que le simple fait d’ajouter des notes ou des sons.

As-tu encore des projets après toutes les productions de ces dernières années ?
J’ai Correspondances à sortir avant la fin de l’année, un disque qui a été enregistré en 2012, un disque qui est un peu comme Promenade Nocturne, un autre pas en avant dans le domaine de l’électroacoustique mais cette fois à base de vrais sons que j’ai captés moi-même avec un petit magnéto numérique portable, alors que dans Promenade Nocturne tous les sons ont été créés sur le Roland JP8000. Ainsi Correspondances est une une œuvre vraiment différente de tout ce que j’ai produit jusqu’à aujourd’hui, même si, comme d’habitude, j’y ai glissé des harmonies et de nombreux passages de piano, qui feront qu’on me reconnaîtra bien. Je suppose que ce disque sera parfois aimé et parfois détesté, mais aujourd’hui je trouve intéressant de prendre un maximum de risques.

Peut-on s’attendre à d’autres surprises dans le futur ?
J’ai dans mes tiroirs un disque enregistré il y a moins d’un an que j’intitule Set the Controls for the Art of the Sound, un disque qui repose principalement sur un synthé modulaire, le Roland 100M, que j’ai eu à ma disposition pendant quelques semaines. Il s’agit d’une musique entre l’expérimental et la Berlin school.

Et puis d’autres choses…